// EPSTEIN FILES : GRAMMAIRE VISUELLE, OEUVRES-TROPHEES ET CONTRE-ARCHIVES
On ne va pas s’étaler, ni exhiber les dernières dégueulasseries. Parler des cochoncetés dévoilées récemment, des détails qui collent, des dérives complètement dingues de nos élites : c’est écœurant, et on le sait tous. Surtout, ça déclenche une mécanique silencieuse : une addiction au récit de l’horreur. Le besoin de vérifier quel nouveau seuil a été franchi, qui a caché, qui a toléré, qui a participé.
À la longue, ce flux produit un effet pervers : une douce acceptation. On s’habitue au pire parce qu’on le consomme en continu.
Ici, on refuse le thread putassier, la dopamine du pire, la morale en kit. Dans l’affaire Epstein, le bruit est une deuxième violence : il fatigue, il brouille, il transforme l’horreur et les détails sordides en contenu. Alors on choisit un autre angle d’approche. Celui de la rigueur, la dignité et de la méthode.
On va lire le décor comme un langage, analyser et décrypter les oeuvres-trophées, masques, surplomb, objets-signaux. Et l’image comme une iconographie de l’emprise… jusqu’à la contre-archive, quand elle rend un visage aux survivantes.
// LE CONTEXTE

Extraits de documents rendus publics, massivement caviardés : la “transparence” se heurte vite au noir des redactions.
Le 30 janvier 2026, le Department of Justice publie un communiqué officiel annonçant une production totale d’environ 3,5 millions de pages “responsive”, incluant 2 000+ vidéos et 180 000 images, au titre de l’Epstein Files Transparency Act (signé le 19 novembre 2025).
Dans la foulée, le DOJ reconnaît les limites d’une publication massive (doublons, systèmes hétérogènes, redactions) et retire temporairement plusieurs milliers de documents pour corriger des risques d’identification de victimes.
📢 Ce que cet article n’est pas
⚠️ Avertissement : cet article aborde une affaire d’abus sexuels sur mineurs. On opte pour un traitement grave, sobre, anti-spectacle : pas de descriptions graphiques, pas de contenu optimisé pour choquer.
Le voyeurisme n’a pas besoin d’être assumé pour exister. Il suffit de regarder “pour comprendre”, puis de revenir et à force, l’horreur devient un contenu. Dans cette analyse, c’est une impasse : cette curiosité malsaine ne produit pas de justice, elle produit de la normalisation. Et c’est exactement ce que recherchent les prédateurs : imposer leur décor, leurs codes, leur fascination. Nous, on coupe le carburant.
Refuser le spectacle, c’est déjà refuser une part de l’emprise.
Ce texte n’est ni un thread pour condamner, ni une compilation de rumeurs, ni une “liste” à partager pour se donner bonne conscience. Si vous venez ici pour chercher des détails “croustillants”, des rumeurs décadentes ou des légendes urbaines : passez votre chemin, ça ne va pas faire dans le sensationnalisme !
// PROLOGUE : « LE MASSACRE DES INNOCENTS » COMME MATRICE

Pierre Paul Rubens, Le Massacre des Innocents, 1611–1612, huile sur bois.
Quand l’innocence devient scène, le pouvoir apprend à rendre l’horreur regardable.
Avant d’être un dossier, c’est un motif : l’innocence sacrifiée par un pouvoir qui s’autorise tout. Le Massacre des Innocents traverse l’histoire de l’art occidental comme une scène-limite, reprise pendant des siècles, non pas parce qu’elle “fascine”, mais parce qu’elle décrit une structure : la violence exercée sur ceux qui ne peuvent pas se défendre, puis l’effort collectif pour rendre cette violence regardable (narrable, montrable, décorative).
Pourquoi ouvrir là-dessus ? Parce que les Epstein Files (et la manière dont ils sont « digérés » en ligne) sont saturés de ce même mécanisme : une masse d’images et de fragments, libérée par vagues, qui produit autant de “transparence” que de confusion.
Ce prologue sert de sas : il permet d’entrer dans l’affaire sans tomber dans l’économie de l’instant, du thread putassier, de la dopamine du pire. On ne vient pas consommer l’horreur : on vient lire ce que l’horreur fait aux images, et ce que les images font à notre manière de comprendre.
Sur les réseaux, certains affirment que le motif réapparaît jusque dans des éléments attribués aux releases (mentions ou images d’un tableau “Massacre of the Innocents”). À ce stade, on le garde à sa place : un symptôme du bruit et de l’aimant symbolique. 0 preuve, pas de réel pivot.
🔗 Ce prologue sert de sas : il permet d’entrer dans les Epstein Files sous un autre angle de compréhension. Sans tomber dans l’économie de l’instant, du thread putassier, de la dopamine du pire.
// PART I : LE DISPOSITIF AVANT LE DECOR
Chapitre 1 : Le mécénat comme harpon

Façade de la New York Academy of Art (New York). Une institution de prestige où le mécénat, la reconnaissance et l’accès peuvent se transformer en rapport de force, le début d’un dispositif avant même le décor.
Il existe une forme de violence qui n’arrive jamais en criant : celle qui se présente en opportunité. Une invitation “prestigieuse”. Une promesse de commission. Un carnet d’adresses. Une validation implicite : « on t’a choisi « .
L’emprise ne commence pas par un choc : elle commence par une opportunité.
Dans un système d’emprise, le mécénat peut devenir un outil parfait, parce qu’il travaille sur une matière fragile : l’ambition. Il fabrique une asymétrie radicale (celui qui ouvre / celui qui espère), puis transforme cette asymétrie en climat : gratitude, dette, confusion, peur de perdre sa chance.
Quand “juste étrange” devient une habitude, la normalisation est déjà en place.
Chapitre 2 : Maria Farmer : la logique du “jusqu’où ?”

Maria Farmer, « FBI Diagram », œuvre issue de son travail de contre-archive. Une tentative de cartographier un système là où le silence institutionnel domine.
Dans plusieurs articles, Artnet documente le lien New York Academy of Art / Epstein à travers le récit de Maria Farmer et de diplômées, avec un point commun : le mécénat présenté comme une opportunité et utilisé comme levier d’accès. L’argent, le réseau, la promesse de commission : tout fabrique une asymétrie nette entre celui qui “ouvre” et celles qui espèrent passer la porte.
Artnet rapporte aussi un épisode particulièrement révélateur : une journée / visite sur la propriété (Zorro Ranch), présentée comme “prestigieuse”, où l’on fait miroiter qu’une étudiante pourrait obtenir une commande lucrative avec cette question qui plane (citée par des participantes) : “How far will they go?”
Ce qui compte ici, ce n’est pas le détail sensationnel. C’est la structure :
- attirer (prestige, promesse, réseau),
- isoler (lieu, moment hors cadre),
- déstabiliser (ambiance, demandes, règles floues),
- tester (seuils, réactions),
- puis rendre tout cela “juste” excentrique jusqu’à ce que l’excentricité devienne une habitude.
Le test n’était pas l’art : c’était la limite.
Artnet documente également que l’Académie a fini par commissionner une enquête (via un rapport externe) sur les allégations de Maria Farmer concernant l’école et certains de ses relais, signe qu’on n’est pas dans un simple folklore, mais dans un système où le prestige peut servir de paravent.
// PART II : LE DECOR DU PREDATEUR
Chapitre 3 : Le décor comme langage – Trophée, intimidation, normalisation

Façade de la résidence de Jeffrey Epstein, 9 East 71st Street, Manhattan. Un décor de respectabilité, de silence et de normalité apparente avant toute lecture intérieure.
Dans les affaires d’emprise, le décor n’est jamais neutre. Il n’est pas là “après” : il travaille en continu, comme une atmosphère qui enseigne silencieusement ce qui est permis.
On peut le lire en trois fonctions :
- Trophée : affiché non pour être beau, mais pour signifier la domination.
- Intimidation : placé pour peser, pour faire sentir au corps qu’il est observé, évalué.
- Normalisation : la plus perverse, parce qu’elle est calme. L’image devient papier peint moral.
Ici, on ne cherche pas le choc. On cherche la fonction.
Chapitre 4 : L’apparition du Steeplechase Face, le rire comme masque

Photographie issue des documents rendus publics dans le cadre des Epstein Files : Jeffrey Epstein dans ce qui est présenté comme son bureau, avec le Steeplechase Face accroché au mur. Le symbole n’est plus abstrait : il est installé dans un espace de pouvoir.
Parmi les images rendues publiques et relayées par les Democrats du House Oversight Committee, une photo (non datée, non légendée) montre Jeffrey Epstein assis, et, en arrière-plan, un mur dorée le Steeplechase Face accroché au mur dans ce qui est présenté comme son bureau. Le cliché reste pauvre en contexte (date, circonstances), mais il pose un fait simple et vérifiable : ce symbole était là, installé dans un espace de pouvoir.
Le rire n’ouvre pas toujours : parfois il verrouille.
Et c’est précisément ce qui autorise l’analyse : pas pour “faire parler” l’image au-delà de ce qu’elle dit, mais pour lire ce que fait un objet culturel quand il est déplacé. Dans un parc d’attractions, le Steeplechase Face est une mascotte. Dans un bureau associé à un dispositif d’emprise, il devient un marquage : une présence, une ambiance, une grammaire visuelle qui travaille en sourd.
1/ Une icône populaire faite pour l’enfance… avec un double fond
Né à Coney Island, le Steeplechase Face (aussi appelé “Funny Face” / “Tillie”) affiche ce sourire immense, volontairement exagéré parfois décrit comme allant jusqu’à une quarantaine de dents. C’est justement ce “trop” qui intrigue : une image conçue pour être festive, mais dont la joie paraît mécanique.
Et historiquement, le symbole charrie déjà une dissonance : la façade “familiale” du parc, et tout ce que les cultures du loisir savent aussi cacher sous le vernis. Autrement dit : ce n’est pas qu’un sourire. C’est un sourire qui sait composer.

Le Steeplechase Face, Coney Island (début XXe siècle). Un visage suspendu, sourire figé et regard frontal : mascotte d’un parc d’attractions devenu symbole. Sous l’apparente innocence carnavalesque, une mécanique du rictus : attirer, hypnotiser, absorber.
2/ Le sourire figé : le rire comme consigne
Un sourire vivant ouvre. Un sourire figé ferme.
Le Steeplechase Face ne rit pas : il affiche le rire, comme un panneau lumineux. “Ici, on s’amuse.” Et imposer l’ambiance, c’est déjà imposer le comportement. Dans une logique d’emprise, cette mécanique est essentielle : l’atmosphère précède l’acte, elle prépare le terrain, elle conditionne.
3/ Le carnaval comme technologie : brouiller les frontières
Le parc d’attractions est un territoire-limite : on joue avec la transgression (peur, vertige, ridicule), mais sous couvert de contrôle. Le Steeplechase Face porte cette logique : tout est “pour rire”.
Or l’emprise adore le “jeu”, parce qu’il requalifie tout :
- ce qui choque devient “second degré”,
- ce qui inquiète devient “excentricité”,
- ce qui franchit une limite devient “malentendu”.
Le carnaval devient alors un alibi : déplacer la gravité sans jamais l’assumer.

Du Steeplechase Face originel au visage néon du “Scream Zone”, le sourire devient marque. Ce qui était une figure carnavalesque du début du XXe siècle se transforme en logo spectaculaire : même rictus, autre époque, même promesse : divertir, absorber, neutraliser le regard.
4/ “Keep ’em laughing” : fête ou humiliation ?
Le slogan attribué à l’imaginaire du lieu (“Keep ’em laughing”) prend ici une couleur plus sombre. Garder les gens en rire, c’est parfois les garder désarmés, infantilisés, occupés à ne pas nommer ce qui dérange.
Le rire peut être une joie mais il peut aussi être un outil : faire rire de quelqu’un, faire rire malgré soi, rire comme réflexe de survie. Et c’est là que ton axe humiliation / domination devient lisible : la joie comme décor, le décor comme posture imposée.
5/ Le visage qui regarde : présence et surveillance diffuse
Accroché au mur, le Steeplechase Face fonctionne presque comme un œil. Pas besoin de réalisme : une figure suffit. Ce n’est plus une œuvre “innocente”, c’est un témoin permanent, un rappel que l’espace a son langage, et que ce langage pèse sur les corps.


Le Steeplechase Face, décliné en image encadrée et en visuel promotionnel, devient un motif-symbole : un sourire figé qui observe autant qu’il divertit.
6/ Un détail qui résume une atmosphère
Sa force, c’est son apparente banalité. Il ne cherche pas à choquer : il cherche à infuser.
Et c’est exactement ainsi que fonctionne un décor d’emprise : constant, répétitif, “normal”. Un décor qui n’explique rien… mais qui enseigne tout.
Chapitre 5 : La maison comme théâtre – Manhattan, baroque froid et dispositif
Il y a des intérieurs qui racontent une vie. Et il y a des intérieurs qui racontent une mise en scène. Dans les images publiées ces dernières années autour de la propriété de Manhattan (Upper East Side), ce lieu ressemble moins à un “chez-soi” qu’à un plateau : opulence, accumulation, et au milieu des objets qui ne décorent pas, ils insistent. Le décor n’est pas neutre : il fabrique une ambiance, donc une règle.
Le luxe n’est pas un confort : c’est un surplomb.
1/ L’escalier : entrée en scène
Une figure de “mariée” suspendue, agrippée à une corde : registre de cérémonie, d’innocence, de “beau” vrillé par la contrainte. Visuellement, c’est une porte d’entrée qui ne souhaite pas la bienvenue : c’est un avertissement atmosphérique. Le “baroque” n’est pas ici un style chaleureux ; c’est un baroque froid, fait pour dominer l’espace et tenir l’œil.


Escalier et palier de la résidence de Jeffrey Epstein à Manhattan, avec sculpture de figure féminine suspendue. Détail d’une sculpture représentant une figure féminine en robe blanche suspendue dans la résidence de Jeffrey Epstein à New York.
152/ La salle de massage : l’intime en procédure
Quand un lieu aligne les produits, répète les gestes, organise l’intime comme une routine, on n’est plus dans le confort : on est dans le protocole. Les photos rendues publiques lors du procès Maxwell (images issues d’une perquisition du FBI en 2019, selon la presse) montrent une pièce sombre, une table, des étagères de flacons, et des images aux murs. Ce qui glace, ce n’est pas “l’objet” : c’est la répétition. Une scène préparée, prête à se répeter.


Salle de massage dans la résidence de Jeffrey Epstein à Manhattan : table, produits alignés et œuvres accrochées au mur (image diffusée dans le cadre des Epstein Files, identités masquées)
3/ La caméra : le théâtre révèle sa régie
À partir du moment où l’on parle de captation, le regard cesse d’être une métaphore : il devient une technique. Et une technique du regard crée mécaniquement une asymétrie : celui qui sait, celui qui est su, celui qui archive, celui qui subit. Dans un théâtre, la régie commande la scène mais ici, la régie fait partie du décor.
Quand le regard devient technique, le décor devient outil. Reste à comprendre quels signes il choisit pour désamorcer le soupçon : le ludique, la curiosité, l’imagerie d’enfance…



Caméras dissimulées dans les moulures et les plafonds, chambre aux motifs presque enfantins, pièce équipée de multiples écrans : à partir du moment où l’on parle de captation, le regard cesse d’être une métaphore. La scène n’est plus seulement décorée, elle est surveillée. La régie n’est pas hors champ : elle fait partie du dispositif.
4/ Curiosités et contrôle : l’enfance en décor
Voici surement les détails les plus dérangeants que renferme la « demeure ».
Quand cette grammaire touche l’iconographie de l’enfance, l’effet n’est pas “étrange” : il est lourd. L’innocence devient motif. Et un motif, dans un décor d’emprise, peut devenir une fonction.
Dans une autre pièce, la présence d’une statue d’écolier / d’enfant, associée à des murs couverts d’éléments naturalistes (insectes encadrés, objets de collection), évoque le cabinet de curiosités : ce moment de l’histoire où l’on réduisait le monde à une vitrine, où l’on possédait le vivant en le classant. Et dans un article comme celui-ci, on n’a pas besoin d’inventer : la grammaire est déjà là : collectionner, encadrer, conserver, immobiliser.
Une statue d’enfant en position fœtale, au sol, recroquevillé : repli, silence, fragilité. Dans un décor d’opulence, l’impact est immédiat : l’enfance n’est pas exaltée, elle est réduite. Ce n’est pas une preuve : c’est un symptôme visuel.


Éléments décoratifs représentant des figures d’enfants dans l’intérieur de la résidence new-yorkaise de Jeffrey Epstein. Ces objets faisaient partie du mobilier et de la scénographie des espaces privés.
PART III : LES OEUVRES-TROPHEES, SATIRE, HUMILIATION, POUVOIR
On a dépeint « le décor » : seuils, masques, symboles et objets-signaux. À partir de là, les tableaux cessent d’être “des images” : ils deviennent des positions. Un mur n’est pas neutre. Un mur est un langage.
Chapitre 6 : Quand la satire devient trophée
La satire est censée piquer : elle ridiculise le pouvoir, le ramène au sol. Mais dans un intérieur bâti sur le surplomb, la satire peut changer de camp. Elle ne critique plus : elle affiche. Elle devient un trophée.
Dans un monde d’impunité, même la honte peut devenir une décoration.
Nuance centrale : on ne dit pas “ce tableau prouve ceci”. On dit : ce tableau, à cet endroit, raconte une économie domination / humiliation. L’œuvre n’est pas l’acte. L’œuvre est un morceau de décor dans un monde qui croit pouvoir tout retourner y compris la honte.
Voilà l’exemple le plus “propre” parce qu’on peut suivre l’œuvre à la trace.
Chapitre 7 : Parsing Bill, la honte décorative
Parsing Bill est d’abord une satire. Petrina Ryan-Kleid explique l’avoir peinte en 2012 comme pièce de thèse (MFA) à la New York Academy of Art, dans une paire d’œuvres sur la manière dont les présidents sont caricaturés pas une scène “littérale”, plutôt une image nourrie d’iconographie politique et de culture télé. La robe bleue renvoie explicitement au symbole médiatique de l’affaire Monica Lewinsky : une satire de la présidence comme théâtre, pas une blague sur le travestissement.
La satire renversée n’humilie plus le pouvoir : elle le sert.

Petrina Ryan-Kleid, « Parsing Bill » (présenté comme montré/photographié dans la maison de Jeffrey Epstein) : portrait satirique de Bill Clinton en robe bleue et escarpins rouges, posé dans une mise en scène qui emprunte au décor du Bureau ovale, comme si l’image testait jusqu’où peut aller l’iconographie du prestige.
Le basculement n’est donc pas “la robe”. Le basculement, c’est la vie du tableau : Artnet précise qu’il a été montré lors du Tribeca Ball 2012 (levée de fonds de l’école) puis vendu. L’artiste dit ne pas avoir su qui l’avait acheté et avoir découvert plus tard qu’il s’était retrouvé accroché chez Epstein.
Et c’est ici qu’on tient le sens de cette analyse : l’œuvre ne “prouve” rien sur des personnes. Mais elle dit quelque chose d’un monde où la honte devient collectionnable et où la satire, sortie de son contexte, se transforme en surplomb.
Chapitre 8 : Le culte des images “trop parfaites”
Il y a des images “trop parfaites” : elles condensent un traumatisme, un symbole politique, une époque et leur puissance visuelle donne l’illusion qu’elles sont forcément “liées” au dossier. Le tableau viral montrant George W. Bush jouant avec des avions en papier devant deux tours façon Jenga effondrées est un bon exemple de ce piège : l’image existe, elle frappe, elle circule comme une évidence.
Sauf que notre ligne n’est pas “l’évidence”, c’est la source. Et à ce stade, un fact-check de Snopes (relayé publiquement) rappelle un point simple : aucun reporting crédible n’a établi que cette œuvre ait été possédée ou affichée par Epstein, malgré la rumeur persistante.
Ce passage est un rappel de méthode : on ne confond pas image forte et preuve. On refuse aussi le carburant favori de cette affaire sur internet : le mélange permanent entre image choc, raccourci, et “on sait bien que…”.
Une image trop parfaite est souvent une image trop facile.

Petrina Ryan-Kleid, George W. Bush représenté assis au sol dans le Bureau ovale, dans une scène qui rejoue le pouvoir sur le mode du jeu.
Après Bush, un autre cas montre comment la machine s’emballe : Lena Cronqvist.
Sur les réseaux, on voit circuler l’idée d’une artiste “exposée au Parlement européen”, aussitôt tirée vers un récit automatique : élites, abus, rituels, “preuves” par simple proximité. Le problème, ce n’est pas l’émotion : c’est le raccourci.
Un fact-check de l’European Newsroom remet le cadre au bon endroit : il n’est pas question d’une exposition tentaculaire validant une “thèse”, mais d’un seul tableau présenté comme accroché, et l’article insiste sur le caractère déformé des narrations virales qui brodent autour.
Et surtout, la réponse officielle de la Commission à une question parlementaire rappelle un point structurel : la Commission n’est ni responsable ni consultée sur la politique d’accrochage artistique du Parlement européen.

Lena Cronqvist, « Wry Faces », Trois enfants sur damier bleu, visages stylisés : une imagerie d’enfance troublée, exposée/accrochée au Parlement européen.
Ce passage est un rappel de méthode : dans cette anlayse, on refuse le carburant favori du web le mélange permanent entre image-choc, raccourci, et “preuve par ambiance”. On garde la même discipline partout : ce qui est vérifiable reste factuel ; le reste, on le traite comme du bruit.
Chapitre 9 : Little Miss Pink Tomato, l’enfance mise en vitrine
Dans l’appartement de Manhattan d’Epstein, un tableau ressort par sa fonction de vitrine plus que par sa seule imagerie : Little Miss Pink Tomato (1995) de Damian Loeb. La presse art le décrit comme une scène de concours de beauté impliquant des préadolescentes, une image qui, dans n’importe quel autre contexte, pourrait déjà créer une gêne. Mais ici, l’enjeu n’est pas “le goût” : c’est l’usage. Accroché dans un décor associé à l’emprise, ce type d’image cesse d’être neutre : il installe une ambiance de sélection, de casting, de hiérarchie des corps, une grammaire qui normalise la mise en vitrine.
Certains tableaux ne décorent pas : ils cadrent.

Damian Loeb, Little Miss Pink Tomato (1995), des fillettes alignées sous les projecteurs : l’enfance devient scène, classement, vitrine.
Ce qui verrouille encore davantage la lecture, c’est le rappel de provenance rapporté par Artnet : Maria Farmer, qui a accusé Epstein et a témoigné publiquement, dit se souvenir qu’il avait acheté ce tableau. Là encore, on ne transforme pas une œuvre en “preuve” d’un acte, on la replace dans une économie de trophée, l’idée qu’une image peut être choisie, gardée, exhibée, précisément parce qu’elle participe à un monde où l’innocence devient décor.
// PART IV – LE TEXTE COMME MARQUAGE
Chapitre 9 : “Lolita”, la culture comme vernis
Le 18 décembre 2025. Des élus démocrates du House Oversight Committee ont publié un nouveau lot de photos issues de la succession d’Epstein, des images non datées, non légendées, présentées “telles que reçues”, avec des identités caviardées. Parmi elles, plusieurs clichés montrent des fragments du corps d’une femme, associés à une référence explicite à Lolita de Vladimir Nabokov : le livre apparaît, et la presse relève la présence de lignes du début du roman écrites à la main sur la peau. Point capital pour notre méthode : ces photos ne racontent pas toute la chaîne (qui, quand, où). Mais elles posent un fait minimal, concret, difficile à évacuer la référence “Lolita” existe matériellement dans cet écosystème d’images.



Détail de photographies versées au dossier : inscriptions manuscrites au marqueur sur la peau d’une femme, reprenant des phrases issues de Lolita de Vladimir Nabokov. Les images ont été publiées par le House Oversight Committee.
Et c’est là que l’analyse devient utile, parce qu’elle reste à sa place. On ne vient pas “juger” un roman, ni plaquer une morale automatique sur un objet culturel. On vient décrire un usage : dans une affaire d’abus sur mineurs, une référence aussi chargée que “Lolita” peut fonctionner comme vernis culturel. Une couche qui rend l’inacceptable plus “littéraire”, plus “détournable”, presque présentable. The Atlantic enfonce le clou exactement là où il faut : la question n’est peut-être même pas la lecture, mais la posture (le signe qu’on exhibe). L’article rappelle le récit de Michael Wolff (le “livre de chevet”) et avance surtout un doute frontal : Epstein aurait très bien pu ne pas avoir lu ni compris Lolita, ce qui renforce notre hypothèse froide : ici, la culture ne sert pas à comprendre, elle sert à couvrir.

Quand l’horreur se pare de littérature, ce n’est pas de la nuance : c’est du camouflage.
Et quand le texte se retrouve inscrit sur un corps, on bascule vers quelque chose de plus opératoire que la provocation : un marquage. Une manière de déplacer la gravité, de transformer l’ambiguïté en outil de normalisation. Écrire sur un corps, ce n’est pas seulement “citer” : c’est prendre. Pas une possession au sens légal, mais une possession symbolique, le geste qui transforme une personne en support, qui impose une lecture et une posture. Le corps n’est plus un sujet : il devient une surface marquée, donc plus facile à objectifier et à rendre “acceptable” par le vernis.
// PART V : LA CONTRE ARCHIVE, RENDRE LE VISAGE AUX SURVIVANTES
Chapitre 10 : Peindre pour rendre visible
À ce stade, on doit casser la trajectoire de l’analyse « collection / décor » sinon le texte devient prisonnier de ce qu’il critique. C’est là que la contre-archive devient vitale : elle remet le centre au bon endroit.
La contre-archive, c’est refuser que le décor ait le dernier mot.
Les documents récemment rendus publics (témoignages, courriels, pièces d’instruction) décrivent avec précision les mécanismes de grooming mise en œuvre par Jeffrey Epstein. Approches progressives, mise en confiance, brouillage des repères, promesses, silences imposés. Ce ne sont pas des récits spectaculaires, mais des processus lents, répétitifs, presque administratifs. Ils rappellent une chose essentielle : ce qui a été vécu ne relève pas de l’exception monstrueuse, mais d’un système.

Maria Farmer dans son atelier, tenant une photographie d’elle plus jeune. Au mur, les portraits issus de “The Survivors Project”. Peindre devient ici un acte de restitution : redonner un visage, une présence, une dignité.
C’est précisément contre cette réduction des victimes à un simple matériau documentaire que certaines pratiques artistiques se sont construites.
Dans un reportage d’ABC News (janvier 2020), Maria Farmer explique avoir lancé une série de portraits, The Survivors Project, pour honorer des survivantes. Elle dit aussi quelque chose de fondamental pour notre méthode : elle a cessé de peindre pendant des années, puis a repris précisément pour ne pas laisser l’affaire transformer les victimes en simple “contenu”, en données exploitables, en images consommables.

Reportage d’ABC News (janvier 2020) montrant une partie de la série « The Survivors Project de Maria Farmer », portraits réalisés pour redonner visibilité et dignité aux survivantes.
Ici, représenter n’est pas consommer.
Représenter peut aussi réparer : redonner une présence, une singularité, une dignité là où le dispositif cherchait l’effacement.
La contre-archive ne nie pas les faits, elle en change la focale. Elle ne regarde plus depuis la régie, mais depuis celles et ceux qui ont été traversés par le système et qui refusent d’y disparaître.
// PART VI : META-OEUVRE, QUAND L’ART DECRIT LE DECOR LUI-MEME
Chapitre 11 – Lucy McKenzie : la fiction comme miroir
La pièce conservée dans la collection de KANAL est une conclusion presque idéale : Proposition de peinture murale pour la maison de Jefferey Epstein, New York, tournage dû (2024) une grande peinture (huile et acrylique sur toile) qui représente Christian Bale dans le rôle de Patrick Bateman.
Quand le prestige maquille, la fiction peut dévoiler.
Le geste est méta au sens le plus utile : on déplace la question du “qu’y avait-il sur les murs ?” vers “à quoi sert un mur ?”. Qui fabrique l’ambiance, qui contrôle le récit, comment le prestige peut servir de camouflage et comment la fiction, retournée contre le décor, peut devenir un miroir froid : non pas une preuve, mais une lecture structurale de la mise en scène.

Lucy McKenzie, scène d’atelier / plateau de tournage, peinture figurative contemporaine. L’artiste met en scène un dispositif de production d’images : corps, éclairages, techniciens et caméra apparaissent simultanément, révélant la mécanique de la représentation.
// CONCLUSION : LA RIGUEUR COMME FORME DE DIGNITE
Dans une affaire d’abus sur mineurs, le bruit est une deuxième violence : il brouille, il fatigue, il excite la meute, et finit par rendre l’horreur consommable. On choisit une autre approche, une lecture alternative qui opte pour la méthode, la sobriété et la dignité.
Parce que l’image n’est pas un détail. Elle peut être trophée, intimidation, normalisation. Une iconographie de l’emprise qui travaille en sourd, dans le décor, dans l’ambiance, dans le “presque rien”. Mais elle peut aussi devenir l’inverse : une contre-archive, quand elle rend un visage, une place, une présence à celles que le système a tenté d’effacer.
Si cet article doit servir, c’est ici : refuser le spectacle, garder les faits à leur place, et laisser l’analyse artistique éclairer ce que le décor s’acharne à rendre normal.
– – – –
Références
Sources principales :
- https://www.justice.gov/epstein
- https://kanal.brussels/fr/collection/proposition-de-peinture-murale-pour-la-maison-de-jefferey-epstein-new-york-tournage-due
- https://www.businessinsider.com/doj-jeffrey-epstein-removed-thousands-files-2026-2
- https://www.curbed.com/article/jeffrey-epstein-townhouse-lolita-tiger-hanging-bride-sculpture-hidden-cameras.html
- https://www.nytimes.com/2025/08/05/us/jeffrey-epstein-mansion-photos.html
- https://news.artnet.com/art-world/maria-farmer-new-york-art-academy-1610506
- https://abcnews.go.com/US/jeffrey-epstein-survivor-paints-portraits-survivors-happened/story?id=68148224
- https://www.slate.fr/culture/lolita-jeffrey-epstein-vladimir-nabokov-livre-roman-lu-compris
- https://europeannewsroom.com/fr/un-seul-tableau-de-lena-cronqvist-expose-au-parlement-europeen/
- https://www.abc.net.au/news/2025-12-27/epstein-files-victim-grooming/106179662
Sources art et catalogues :
- https://www.phillips.com/detail/damian-loeb/NY010614/195
- https://news.artnet.com/art-world-archives/artist-epstein-clinton-painting-1628953
Lectures complémentaires :
- https://www.businessinsider.com/pictures-show-the-eerie-massage-room-jeffrey-epsteins-ny-mansion-2021-12
- https://news.artnet.com/art-world/jeffrey-epstein-townhouse-sculpture-art-2674772
- https://news.artnet.com/art-world-archives/epstein-ranch-art-students-1760265
- https://www.mariafarmerart.com/
- https://www.thedailybeast.com/epstein-victim-is-painting-his-enablers-like-ghislaine-maxwell-and-alan-dershowitz-as-murderous-lizard-people/
- https://www.nytimes.com/2025/12/16/magazine/jeffrey-epstein-money-scams-investigation.html